logo
История зар

Инструментальная музыка раннего и среднего барокко

На итальянской земле в эпоху барокко возникли не только опера и замечательное вокальное мастерство, но и были созданы новые жанры и формы инструментальной музыки. Здесь получило развитие органное, клавесинное и скрипичное искусство, появились такие демократические формы органного музицирования, как церковные концерты, в которых после проведения службы для прихожан устраивались концерты не только с духовной, но и со светской музыкой. Культура органа испытывала влияние со стороны вокально-драматических жанров. В основе форм раннего и среднего барокко лежит смена фактур при свободном построении цикла. В основе формы трио-сонат Букстехуде – чрезвычайная пестрота и темповое контрастирование, но заканчивается цикл всегда быстро, как массовый танец. Сюитный цикл формируется у Фробергера на стабильной последовательности танцев: аллеманда-куранта-сарабанда-жига. Позже складывается трёхчастный концертный цикл.

Первая скрипичная школа появилась в Венеции и связана она была не с сольным, а с ансамблевым искусством. Состав профессионального струнного трио (две скрипки и бас) был заимствован из практики народного творчества, а основным жанром стала многочастная трио-соната (sonata a trè). Венеция считается также колыбелью сольного скрипичного исполнительства, однако Марини, Нери, Легренци и другие мастера, писавшие трио- и сольные сонаты лишь положили начало новой ветви музыкального искусства.

С середины столетия выдвигается скрипичная школа в Болонье. К болонской школе принадлежали Гаибара, Бенвенути, Бруньоли, с ней были связаны Торелли, Бассани, Джованни Батиста Витали из Модены. Они обогатили скрипичную музыку множеством прекрасных, благородно-певучих мелодий, усовершенствовали технику и определили для трио- и сольной сонаты две основные жанровые разновидности: церковную сонату (sonata da chiesa), исполнявшуюся в воскресных концертах с сопровождением органа, и камерную сонату (sonata da camera) или партиту, состоявшую из коротких пьес танцевально-бытового жанра и исполнявшуюся с сопровождением клавесина.

Из болонской школы вышел величайший скрипач XVII века Арканджело Корелли (1653–1713). Он учился игре на скрипке у болонского мастера Бенвенути, рано проявил искусство композиции и уже в 17 лет был принят в «Академию филармоников». С середины 70-х годов деятельность Корелли связана с Римом, где он играл с нарастающим успехом в церквах, театрах, академиях и совершенствовался по композиции у М. Симонелли. В начале нового века он вошёл в «Аркадскую академию», где встречался с Генделем и А. Скарлатти. Корелли обладал не только ярким артистическим темпераментом, гордым, независимым нравом, разносторонними интересами (в частности, он был знатоком живописи), но и трезвым, даже холодным умом. Ведя жизнь рядового труженика и не выезжая за границу, композитор завоевал мировую славу и оставил после себя замечательную скрипичную школу (П. Локателли, Ф. Джеминиани, Дж. Б. Сомис и др.). Последователем Корелли был крупнейший скрипач XVIII века Джузеппе Тартини. Творческое наследие Корелли заключено в шести опусах:

Уже первые сонаты 1681 г. открыли новую страницу в истории итальянской инструментальной музыки, с каждым следующим опусом художественное совершенство нарастало. Сольные сонаты ор. 5 и сейчас представляются вершиной, в своём роде недосягаемой. Корелли-композитор и Корелли-виртуоз неразрывны между собой. Композитор утвердил стиль высокого классицизма, сочетавший глубокую жизненную содержательность музыки с гармоничным совершенством формы, итальянскую эмоциональность – с полным господством разумного логического начала. В противовес взвихрённости стиля, неистовости эмоционального тонуса, характерных для манеры скрипичной игры, распространившейся в Италии эпохи барокко, Корелли играл мягким, певучим и глубоким звуком, выравненность тона сочеталась с выразительной нюансировкой. Он достиг высочайшего совершенства в исполнении мелодии долгими длительностями, что требовало преодоления несовершенства тогдашнего смычка. Разработанные приёмы и созданный им итальянский классический стиль были освоены его последователями. Корелли придал сонате классическую завершённость формы и в своём творчестве поднялся на вершины подлинной народности. В танцевальных жанрах его циклов звучат ритмы итальянских народных плясок. Один из самых совершенных образцов – жига из Пятой сольной сонаты соль минор, где ритмическая фигура тарантелльного типа выдержана в идеально-стройной форме в (пример 40).

Пример 40:

Скромный и прочувствованный испанско-португальский напев «Фолии» явился тематической основой 23 вариаций в строгом и возвышенном стиле. Р. Ротшильд считает: «По типу эти “серьёзные вариации” XVIII столетия ещё старинны (ostinato) и уже фигурационны, причём очень разнообразны по фактуре. Охватывая широкий круг приёмов фигурационной техники, «Фолия» остаётся доступной широкому кругу исполнителей» [27, с. 190].

Корелли стал основоположником жанра Concerto grosso. Concerto в буквальном переводе – устройство, соглашение – обозначает ансамбль: большой (grosso) – удвоенный смычковый квартет с чембало (или органом); малый – струнное трио, обычно две скрипки и виолончель. В ор. 6 Корелли малый ансамбль (Concertino) как «коллективный концертант» обособлен от grosso. Соперничества soli и tutti здесь ещё нет, музыка текла ритмичнои ложилась пластами – то более плотными и массивными, то более лёгкими и прозрачными. Внушительность общего ансамбля в сочетании с этим чередованием создавала общее впечатление разнообразия, приподнятости тонуса, праздничности звучания. Дальнейшее развитие этого жанра связано с продолжателями дела Корелли – Локателли и Джеминиани. Первенство в развитии скрипичного искусства перешло к другим школам – падуанской и венецианской.

С Италией – классической страной Ренессанса и родиной оперы – ассоциируются и первые попытки создания фортепиано – инструмента, вытеснившего клавесин с концертных подмостков не менее чем на полтора века, но одновременно ставшего наследником культуры клавиризма. На протяжении исторического отрезка, связанного со стилем барокко, именно итальянская клавирная школа удерживала первенство в Европе, была известна своими виртуозами и композиторами – законодателями мод в клавирном искусстве. Итальянским музыкантам принадлежит лидерство в детальной проработке техники импровизируемых украшений. В технике диминуирования в Италии сформировались два направления: 1) стереотипные миниатюрные украшения, получившие общепризнанное воплощение в орнаментальных приёмах (мелизматике) барокко и классического стиля; 2) большие диминуции, которые постепенно трансформировались и приобрели закономерности фигурационной техники. Важно отметить, что свободные украшения использовались в быстрых пьесах моторного характера. Итальянские композиторы-клавиристы выписывали их в обычной нотации, без использования специальных обозначений. Прибавление кратких украшений в таких произведениях не одобрялось музыкантами. Таким образом, можно предположить, что виртуозная техника клавирных миниатюр в музыке Италии вышла из практики свободных диминуций.

В истории фигурационного письма в итальянской клавирной музыке наиболее интересна виртуозная линия. Жанр «интонации» известен с эпохи Ренессанса и связан с небольшими вступлениями, которые предназначались для установления тональности напева и высоты его основного тона. В «Интонациях» А. Габриели и его племянника Дж. Габриели, как и в разделах с «чёрными нотами» токкат Д. Дируты, заложены основы виртуозной клавирной фактуры с пассажами, имитациями, искусными вплетениями трелей, развитие которой связано с отточенной техникой итальянских клавиристов. Формирование новой фигурационности в дальнейшем шло не там, где господствовал «высокий» стиль, действовала установившаяся эстетическая система, а там, где жёсткая регламентация отсутствовала, то есть в музыке для музыкального быта: например, «Скерцо» и «Тастаты» Б. Пасквини (1637–1710), «Сонаты» К. Поллароло (1653–1722), «Строфы» Д. Циполи (1688–1726).

Скерцо «Кукушка» Б. Пасквини является свидетельством блестящих технических возможностей и изобретательности его создателя. Фактура пьесы удивительно прозрачна, она в полном смысле «видна насквозь». Функции мелодической фигурации на протяжении всего произведения остаются неизменными – изобразительная (формирование подвижного вибрирующего фона, создание образов шелестящих деревьев, порхающих мотыльков, дующего ветерка, звенящего воздуха) и служебная (демонстрация технических возможностей солиста). Жужжащие, вибрирующие, но насквозь мелодичные пассажи составлены из цепочек (многократных, точных и варьированных, повторений универсальных фигур – тетрахордов, тират, простых опеваний, опеваний со скачком и т.д., сцепленных последовательно). Интересной особенностью пьесы является то, что она от начала до конца выдержана на тонической гармонии, при этом в фоновой части опорный тон обычно приходится на сильную долю (исключения, подтверждающие правило, – такты 1, 21, 23, 28, 35), причём не всегда этот тон оказывается в басу. За счёт перемещения опорных звуков в более высокие регистры, создания «воздушных» пауз в басу на сильное время и нейтрализации гармонии (устойчивость вместо напряжённости), облегчается звучание музыкальной ткани. Если фон основан на замысловатой фигурации (это своего рода «инвенция», изобретение в условиях гомофонии), то мелодическая составляющая скерцо ограничена интонацией, изображающей крик кукушки. Судя по голосам, участвующим в имитациях, кукушек здесь три. Они по очереди солируют, каждая в своём регистре, либо повторяют «кукующую» терцию, каждый раз в новом порядке. Основных разделов в произведении также три, перестановка голосов в двойном контрапункте октавы в среднем разделе создаёт фактурный контраст, оттеняющий крайние части. Наибольшая плотность применения различных фигурационных приёмов, фактурная кульминация произведения приходится на последнюю часть, где сконцентрированы сразу несколько фигурационных приёмов: непрерывные мелодические фигурации в правой руке, фигурационное усложнение имитации «кукующей» интонации и введение в фактуру трелевого слоя (пример 41).

Пример 41:

Заметим, что введение трелевого слоя в дополнение к виртуозной фигурационной линии более чётко выстраивает перспективу в звучании и является новым, специфическим фигурационным приёмом, выполняющим образно-ассоциативную функцию. Гармоническая фигурация на последней фазе развития однотипного материала вносит остинатность, её применение в последних тактах пьесы имеет функцию торможения. Пасквини в своём шедевре реализовал новые возможности фигурации в создании пассажного узора музыкальной ткани, что в дальнейшем получило блестящее развитие в классической и романтической музыке. Фигурация в этой миниатюре является не только основным средством фактурообразования, но и влияет на формообразование: смена вида фигурации (с мелодической на гармоническую и обратно) на гранях формы хорошо отмечается слухом и способствует чёткому разграничению основных разделов пьесы.

В музыкальной жизни XVII века орган с его репертуаром занимал важное, почётное место, органная линия при господстве стиля барокко была центральной на пути инструментальных жанров к искусству Баха, именно с ней связаны имена крупных мастеров и создателей школ. Образный строй музыки того времени, особенно в полифонических жанрах, органично складывался в произведениях для органа с его внушительным многоголосием, регистрово-динамическими контрастами (членящими разделы формы) при традиционной для органистов разработанности фактуры, в частности импровизационно-полифонической.

Орган в XVII веке существовал в нескольких разновидностях. Крупнейшие и наиболее совершенные инструменты находились в соборах и больших церквах. Два и более мануала, педаль, обилие регистров придавали органу такие полифонические достоинства, какими не обладал ни один инструмент. Однако он расширил свои функции, до этого времени в основном культовые. Репертуар органистов, благодаря концертам выдающихся органистов в крупных соборах, уже не был стеснён рамками определённых жанров полифонической традиции и условиями церковного обихода. На органе возможны были и вариации на песни, и исполнение клавирных пьес. Инструменты не столь крупные применялись в ансамблях, в сопровождении вокальной музыки и даже в ранних оперных спектаклях. Небольшие органы имелись и в частных домах музыкантов, будучи так или иначе связанными с семейным музицированием и обучением музыке.

В начале XVII века достигнутый уровень органной музыки наилучшим образом представлен творчеством Джованни Габриели, подытожившего достижения эпохи Возрождения. Прежде чем в Италии выдвинутся новые крупные имена, первенство перешло к северной школе во главе с нидерландским композитором-органистом Свелинком.

Ян Питерс Свелинк (1562–1612) родился в семье придворного органиста в Девентере. Уже в детстве он подавал большие надежды и, унаследовав должность отца, выдвинулся на первое место среди музыкальных деятелей Амстердама.

Наследие Свелинка включает многоголосные chanson и мотеты, большое количество псалмов и других духовных сочинений, но наибольшее распространение и главный успех ещё при жизни мастера завоевали его сочинения для клавишных инструментов. Свелинк оказал влияние на целое поколение северонемецких органистов, его учениками были Самюэль Шайдт в Галле, Я. Преториус и Х. Шнейдерман в Гамбурге, П. Зайферт в Данциге и др.

Как обычно в те времена, Свелинк – композитор и исполнитель в одном лице. Превосходный органист крупного масштаба, Свелинк привлекал к себе широкое внимание современников, которые толпами стекались в церковь словно в концертный зал, чтобы услышать его игру. Его органные сочинения знаменуют целый этап в истории органной музыки Западной Европы. Композитор создавал полифонические ричеркары и фантазии, а также циклы вариаций на известные мелодии немецких, французских, английских, польских песен и танцев, сохраняя их простой и свежий, иногда даже народный колорит. От Свелинка пошла творческая традиция больших полифонических форм и хоральных вариаций, подхваченная затем непосредственными предшественниками Баха.

Итальянские мастера разрабатывали различные виды ричеркара в его движении к фуге, а для главы итальянской органной школы Джироламо Фрескобальди (1583–1643) характерен интерес к многообразным полифоническим формам. Стиль инструментальных сочинений Фрескобальди близок «взволнованному» оперному стилю Монтеверди. Творчество Фрескобальди предстаёт как неистощимый поток исканий, дерзаний в стилистике и композиции, нарушающих существовавшие каноны. Помимо инструментальной, композитор писал вокальную музыку – мадригалы и хоровые церковные произведения. Среди его инструментальных пьес имеются канцоны для трио-состава. В сборнике «Flori musicali» («Музыкальные цветы», 1635) он опубликовал ричеркар «с обязательным пением пятого голоса без инструмента». Вместе с тем, Фрескобальди может далеко отходить от вокальной традиции в сторону инструментальности изложения.

Токката была одной из наиболее распространённых музыкальных форм органного стиля барокко, однако возможность её исполнения на клавичембало фиксируется в сборниках Дж. Фрескобальди (1583–1643) авторскими ремарками. Примеру итальянского мастера последовали и другие композиторы. Рассмотрим особенности техники Фрескобальди на примере его «Токкаты и канцоны» ре минор. В трактовке Токкаты ощущается её вступительный характер, прелюдийность (пример 42). В ладовом отношении здесь наблюдается характерное для Фрескобальди смешение натурального и дорийского минора, а в завершающем токкату кадансе появляется одноимённый мажор. В фактуре чётко противопоставлены педаль в басу и два фигурационно раскрашенных верхних голоса. Педальные звуки очерчивают устои на ре (тональный центр) и ля (доминантовый устой). Кружево фигурированного двухголосия сцементировано фигурами, которые выписаны уже в первых тактах произведения. Это обычные для диминуционных оборотов трель (a), опевание тона сверху и снизу (b), а также тетрахорд (c).

Пример 42:

Фигуры после первого представления подвергаются трансформациям. Так, восходящие обороты фигуры a, появляясь после b, обращаются вниз, а тетрахорд с звучит в увеличении, а затем увеличение предстаёт в обращении. В дальнейшем развёртывании материала фигурированные голоса то идут параллельно, образуя участки ленточного движения, то зеркально расходятся. В кадансах возникает фигура выписанной трели, родственная фигуре а. В музыкальную ткань вплетаются музыкально-риторические фигуры – тираты и декламационные ходы на широкий интервал. За счёт свободных имитаций фактура полифонизируется, но пассажные фрагменты как бы «смывают» наметившуюся декламационность. При первом появлении пассажи начинаются с тетрахорда с, а при втором вступлении «свободных» 16-х образуется парное сочетание b+c. Полный совершенный каданс в завершении токкаты основан на выписанной фигуре трели. В построении канцоны, помимо внутренней смены мензуры, последовательно проводится принцип контраста между разделами. Начальная тема контрастирует диатоническому наклонению музыки токкаты наличием хроматического хода. Полифонический склад выдерживается на протяжении всей канцоны, причём в первом разделе фугато основывается на теме в прямом движении, а во втором разделе тема предстаёт в инверсии. Фигурационность возвращается в фактуру произведения уже в третьем разделе канцоны, когда устанавливается размер С, связанный с токкатой. Последний раздел как бы синтезирует материал обеих пьес, так как тема канцоны упрощается в ритме, а фигурированный контрапункт воспроизводит в пассажном движении фигуры, появлявшиеся ранее в токкате. Этот контрапункт построен в соответствии с правилами фигурирования в длинных диминуциях и, таким образом, является диатоническим вариантом («тенью») хроматизированной темы. В заключении появляется новое фактурное решение: вверху мелодическое ostinato, основанное на обращённой фигуре b, а в удалённом нижнем голосе – ритмическое ostinato. Обе остинатные линии вносят торможение. Знаковая для фактуры произведения фигура выписанной трели завершает «Токкату и канцону». Музыкальная ткань произведения Фрескобальди насыщена повторениями и трасформациями одинаковых фигур, что создаёт единство материала; в фактуре сочетаются гомофонные и полифонические способы развития материала.

Вслед за Свелинком и Фрескобальди важная историческая роль на пути к Баху переходит к немецким композиторам-органистам, в первом поколении которых выделяются Самюэль Шайдт (1587–1654) и Иоганн Якоб Фробергер (1616–1667), чьё органное творчество связано с хоральной обработкой. Следующее поколение уже вплотную прилегает к деятельности Баха, который упорно изучал творчество Бёма и Рейнкена, а также других крупнейших органистов своего времени. Бах восхищался органными концертами Д. Букстехуде и скромно считал себя его учеником.

Клавирное искусство выдвинулось позднее органного и его формирование шло неравномерно по странам Европы. Так, французская клавирная школа заявила о себе начиная с середины XVII века. Хронологические границы в истории французского клавесинизма определяются с середины XVII до последних десятилетий XVIII века. До указанного периода французы отдавали предпочтение лютне31. В творчестве Дени Готье (между 1600-1610–ок. 1664) закрепились французский стиль и жанры лютневой музыки, характерные особенности которых усваивают клавесинисты. «Французская мягкая манера» позволяла создавать музыку изысканную и простую, лишённую броскости и шумливости. М. Друскин отмечает важное качество французского лютневого искусства: «Страсть к “украшательству” порождает и утончённую мелодическую орнаментику. Готье впервые в лютневой литературе употребляет её» [7, с. 144]. Фактурные рисунки пьес Готье отличаются естественностью и простотой. Голосоведение обычно прозрачное и всегда есть простор для орнаментальных добавлений.

Обогащение клавесина техническими и звуковыми возможностями привело к тому, что этот инструмент вытеснил лютню из дворцового и домашнего быта, однако французская клавирная литература не просто поглотила лютневую, а, опираясь на элементы лютневого письма и своеобразные эстетические установки Готье, продолжила направление, разработанное предшественниками в лютневом искусстве. Друскин замечает: «В отличие от новоитальянского, старофранцузский стиль, ведущий своё происхождение от лютневой литературы, характеризуется непрерывностью ритмически беспокойного и острого, часто пунктирного движения, богатого орнаментированными хрупкими мелодическими линиями» [там же, с. 160]. В истории французского клавесинизма различают два периода: до конца XVII века и после 1700 года, когда клавесин был усовершенствован.

Первым среди французских клавесинистов мировую славу получил современник Готье Ж.-Ш. Шамбоньер (ок. 1602–между 1690 и 1692). Он считается основоположником французской клавесинной школы, с его деятельностью связывается первая «волна» французского клавиризма. В его творчестве складывается специфически клавесинная манера письма, он ввёл в систему применение знаков украшений32. Фактура его клавесинных пьес прозрачна, для неё характерны свободные имитационные переклички в дополнительных голосах, а инструментальный узор рождается из простых орнаментальных ячеек. В дублях его танцевальных пьес мелодическая фигурация активизируется, а полифонические наслоения как бы растворяются в оборотах, опевающих мелодические звуки. Мелодия расцветает, украшается изящными фигурами, которые носят орнаментальную функцию и, повторяясь в имитациях, создают пространственный эффект (примеры 43 а и б).

Пример 43:

а

б

Влияние Шамбоньера на последующее поколение клавесинистов было значительным. Среди его учеников выделились Лебег, Гардель, Нивер, д’Англебер, три брата Куперены. Один из них, Шарль, – это отец Куперена Великого. С именем Франсуа Куперена (1668–1733) связана пора расцвета французской клавесинной музыки, её блестящий второй период.