logo search
Николаус Арнонкур Музыка языком звуков

Кончерто-гроссо и трио-соната у Генделя

Георг Фридрих Гендель был первым светским человеком среди компози­торов своего времени. Еще в начале своей музыкальной карьеры он добился значительных успехов как в роли композитора, так и виртуоза, блестящего импровизатора в игре на органе. Свои произведения писал на заказ, зная заранее место исполнения и публику, для которой они предназначались. Его достижения стали возможны в значительной мере благодаря тому, что свои музыкальные повествования он формулировал тем «языком», который по­нимала публика, а также тому, что он, как хороший оратор, приспосабли­вал свои мысли к уровню аудитории. Его произведения являются отражени­ем гармонии, господствовавшей между композитором и слушателем, а сам он осознавал меру нравственной ответственности художника перед слуша­телем, который, воспринимая музыку, должен становиться другим, лучшим человеком.

Гендель глубоко знал все стилистические тенденции своей эпохи. С во­семнадцати лет начал работать в гамбургской опере как скрипач, клавеси­нист и композитор; в двадцать два года, пребывая в Италии, признанном центре барочной музыкальной жизни, вошел в среду, группирующуюся вок­руг большого мецената искусства, кардинала Оттобони. Встретился там с величайшими итальянскими композиторами (Корелли, Скарлатти), изучал их стиль. Гендель везде чувствовал себя непринужденно, достиг такой сно­ровки, благодаря которой мог сам сыграть все то, что сочинил. Его культу­ра, свобода изложения и вкус во всех сферах искусства (позже, в Англии, он станет собственником достойной внимания коллекции картин) поддержива­ли прирожденную способность касаться чувствительных струн души публи­ки. Уже в гамбургский период Гендель причислен к знаменитостям между­народной музыкальной жизни. После его пребывания в Италии (1706—1710) и достигнутых там успехов немецкие княжеские дворы спорили между со­бой о том, кому выпадет счастье пригласить новую звезду к себе. Гендель знал и к тому же умел использовать свою рыночную стоимость. Он един­ственный из доклассических композиторов, которому удалось достичь вы­сокого имущественного и общественного положения. Сотрудничество с из­дателями обеспечивало распространение его произведений, а ему самому — определенную прибыль. Нет ничего странного в том, что значительная часть композиций Генделя публиковалась одновременно в разных изданиях, а не­которые из них — в разных версиях и инструментальных обработках.

Гендель был также композитором, которого открыли в XIX веке еще перед Бахом для использования в так называемой большой музыкальной жизни, где он занял более значительное место, чем его ровесник. Сформиро­валось даже что-то наподобие типичного генделевского стиля, берущего свое начало в Англии. Достаточно окинуть взором партитуры больших ора­ториальных произведений этих двух композиторов, чтобы найти между ними значительные различия. Музыка Баха представляется намного доработан­нее, прежде всего средние голоса в ней компактнее, сплоченнее и более не­зависимы в процессе музыкального развития, чем у Генделя, где их надо трактовать в первую очередь как заполняющие голоса; важнейшие мело­дические линии у Генделя, впрочем, всегда находятся в верхних голосах. У Баха же все голоса обработаны очень детально, все украшения записаны, импровизации нет места. Вместе с тем у Генделя более важна выписанная с размахом мелодическая линия, детали часто едва намечены; большинство из них доверено исполнителю, как и обрамление в каденциях и отрезках da capo. Примат мелодии у Генделя в сопоставлении со старательной обработ­кой отдельных партий у Баха дает нам ключ к содержательной интерпрета­ции этой музыки.

Когда возвратились к творчеству Генделя — это произошло (невероят­но!) почти сразу же после его смерти, — постепенно выяснили, что оно пригодно для представления монументальности. Описанный выше линеарный способ композиции мог побуждать к интерпретации, подчеркивающей зву­ковой блеск. Такие интерпретации настолько хорошо гармонировали с тог­дашним представлением «барокко», а возможно — с тем образом светского человека, который олицетворял собою Гендель, что тот генделевский стиль стал общепринят и одобрен как правильный. Не забывая об ошибочном приписывании стилю барокко тяги к великолепию, а также о том, что глав­ные произведения Генделя созданы в период, уже не принадлежащий эпохе барокко, можно утверждать: с чисто музыкальной точки зрения этот генде­левский стиль довольно убедителен и доступен для понимания. Звуковой монументализм, родившийся из стиля интерпретации минувшего столетия, бесцеремонно перенесли на саму музыку: темпы растянули, выпятили ак­кордовую фактуру — и в результате появился стиль гармонический, мону­ментальный и вместе с тем примитивный, позволяющий достичь удовлетво­ренному слушателю душевного равновесия. Такой способ исполнения вско­ре был признан квинтэссенцией барочной музыки: гигантские музыкальные массы с помощью очень простых и вместе с тем помпезных аккордовых со­единений создают что-то наподобие атмосферы детского праздника.

Относительно простая фактура, доминирование мелодии, аккомпаниру­ющая роль средних голосов — все это отдает уже классицизмом. Сознавали это композиторы или нет, но в музыке отражались общественные проблемы. Историей доказано, что музыка эзотерическая, сложная и полифонически изысканная рассчитана на просвещенных слушателей. Она оперирует свое­го рода тайным кодом, соответствующим культуре слушателей; музыка же, которая хочет нравиться «народу», является прежде всего мелодичной (на­писанной, так сказать, для голоса с аккомпанементом), такой, что будора­жит «чувства». Музыкальная жизнь в Англии во времена Генделя была орга­низована более независимо, чем на континенте, а оперная и ораториальная публика происходила из народа.

Когда, исполняя произведения Генделя, пытаешься благоразумно при­менить давние правила, относящиеся к составу исполнителей, артикуляции, темпу, динамике, орнаментике, то они представляются легкой и доходчивой музыкой. Примат мелодии обретает смысл, вместо пустого пафоса появля­ется ясная и легкодоступная выразительность. Сама музыка в итоге прибли­жается все более к произведениям представителей раннего классицизма и даже к Моцарту. Сила ее не только в количестве исполнителей, но прежде всего в содержании. Для исполнения «Мессии» Гендель имел в распоряже­нии двадцать семь хористов и настолько же скромный по составу оркестр. (Большие оркестры использовали только в концертах на открытом воздухе или в специальных случаях, учитывая особые обстоятельства). Нет ника­кой причины предполагать, что эти небольшие коллективы, для которых писалась музыка, он трактовал как ограничения или временное явление; много деталей возможно реализовать только с ансамблем подобного типа.

Для генделевских колоратур, и вообще для его музыкального языка, боль­шое значение имеет выразительная артикуляция нот малых длительностей — принципиального элемента звукового языка того времени. Все тогдаш­ние теоретические трактаты особенно подчеркивают важность верного ак­центирования тех коротких фраз, подобно слогам и словам речи. На прак­тике же замечаем новые перспективы, открывающиеся перед исполнителем и перед слушателем, а также и то, что подобный вид артикуляции можно использовать со смыслом лишь в относительно небольшом коллективе. В большом хоровом или оркестровом ансамбле все снова размывается, или наоборот — акценты кажутся назойливыми и преувеличенными. Подобное происходит и с темпами: если выбираются быстрые, на что указывает тра­диция, их, бесспорно, надо воплощать стройным и подвижным звуковым аппаратом. Идеального слияния звука, обеспечивающего необходимую яс­ность и прозрачность, можно достичь лишь с помощью инструментария той эпохи. Цель же интерпретации, основанной на этих правилах, — достиже­ние современного генделевского стиля. В этом случае слушатель снова дол­жен стать активным и не удовлетворяться месивом, приготовленным из мно­жества звуков, которые, однако, при внимательном вслушивании оказыва­ются лишенными характерности. Музыкальное действо не должно происхо­дить лишь на эстраде, а слушатель не должен ограничиваться роскошным купанием в половодье звуков; наоборот, музыка должна возникать в ре­зультате общих усилий исполнителя и слушателя — как взаимно понятный язык звуков. Точная интерпретация, исходящая из исторических предпосы­лок, мне представляется не только наиболее соответствующей произведе­нию, но и самой современной.

Concerti-grossi Генделя, как и его органные концерты, были задуманы прежде всего как интермедии, увертюры, как музыка во время антрактов к его операм, кантатам и ораториям; но это не означает, что они являются второстепенной музыкой. Наоборот, существуют сведения, что слушатели ораторий Генделя очень живо интересовались органными концертами, ис­полняемыми между отдельными частями. Больше того, такие концерты, ко­торые игрались для заполнения антрактов, часто слушали с большим вни­манием, чем главное произведение.

Двенадцать Concerti-grossi op. 6 Генделя были написаны, как говорится, на одном дыхании — между 29 сентября и 30 октября 1739 года. Это не­сколько своеобразный из генделевских циклов, которые он, готовя к изда­нию очередной opus, составлял, черпая обычно из своих разнообразных бо­лее ранних композиций. (Тем не менее и здесь есть отдельные части, принад­лежащие другим произведениям, хотя и в меньшем количестве, чем в иных композициях). То исключительное «дыхание» и ансамбль единого состава являются характерными особенностями этих двенадцати концертов: изна­чально инструментами, которых требовали эти концерты, были струнные и один инструмент для реализации гармоничной основы — continuo.

Тот факт, что Гендель позже к некоторым из них собственноручно дописал партии деревянных духовых инструментов, не перечеркивает свойство их применения ad libitum, они могут быть без ущерба заменены; это одновре­менно указывает на способ, используемый композитором для увеличения ансамбля. Подобным образом можно уверенно поступать при исполнении того или иного концерта.

В своих Concerti-grossi Гендель не придерживался никаких общеупотре­бительных в то время точных формальных схем, но применял выборочно три образца: во-первых, форму старинной церковной сонаты с ее последова­тельностью частей «медленная-быстрая-медленная-быстрая» (медленная часть которой могла быть уменьшена до короткого вступления в несколько тактов); во-вторых, новейшую форму итальянского концерта Вивальди с последовательностью частей «быстрая-медленная-быстрая» (с развитой ав­тономной медленной частью) и, в-третьих, французскую оркестровую сюи­ту с увертюрой в роли вступления и многочисленными танцевальными час­тями. И все же состав частей в каждом из концертов различен; композитор использовал вышеуказанные схемы по своему усмотрению.

Гендель, очевидно, любил завершать свои порывистые виртуозные кон­церты легкой и простой танцевальной частью (чаще всего менуэтом). Это абсолютно не согласовывается с нашей традицией «эффектного» оконча­ния, которое бы вызывало аплодисменты. Слушателя не надо было остав­лять в состоянии подъема — наоборот, после возбуждения, возникшего под воздействием всевозможных музыкальных раздражителей, надлежало при­вести его душу в равновесие. Появление эмоций спокойствия и отдыха, успокоения после пережитого волнения и подъема входило в творческий замысел композитора. Гендель, несомненно, стремился растрогать и разыг­рать своих слушателей, возбудить их нервную систему, а потом это возбуж­дение укротить и позволить им уйти успокоенными.

Оригинальное название первой редакции, изданной Уолшем в 1740 году под надзором Генделя, извещало: «Twelve Grand Concertos in Seven Parts for four Violins, a tenor Violin, a Violoncello with a Thorough Bass for the Harpsichord. Compos'd by George Frederick Handel. Published by the Author. London... » Упоминавшиеся ранее гобойные партии здесь опущены, как и цифровка в партии виолончели соло, — что указывает на возможность при­менения второго инструмента в партии continuo. Гендель, скорее всего, выб­рал простейшую версию, которая имела больше шансов найти покупате­лей, тем более, что еще со времен Корелли и Муффата разнообразные спосо­бы исполнения концертов такого типа были довольно хорошо известны и каждый музыкант мог изменить их инструментовку, сообразуясь со своими возможностями и местом исполнения.

Concerti-grossi Генделя очень родственны концертами Корелли («изоб­ретатель» формы concerto-grosso), соответственно и способ их исполнения тоже довольно близок. К счастью, существует достоверный свидетель, описавший и унаследовавший стиль Корелли в своих собственных произве­дениях — Георг Муффат. Он имел возможность слушать первые Concerti-grossi Корелли в Риме под управлением автора, что и побудило его к сочи­нению аналогичных произведений: «Это правда, что те прекрасные, абсо­лютно нового типа концерты, услышанные мною в Риме, стали для меня большим стимулом, вдохновив меня на несколько замыслов». Далее он опи­сывает разнообразные варианты исполнения: «Можно их играть только тре­мя инструментами». (Подобное особенно касается Concerti-grossi Генделя, которые задуманы в целом наподобие трио-сонаты; партию альта он приба­вил уже по окончании композиции, ведь временами она вызывает впечатле­ние настоящей партии obligato, иногда же кажется инородным телом, кото­рое проявляется через проставленные вне логики ведения голосов лиги в фактуре произведения). «Их можно играть a quattro», просто объединяя soli и tutti. Если «полному concertino a tre с двумя скрипками и виолончелью» противопоставляется concerto-grosso, полный оркестр, альты могут быть сдвоенными «в относительной пропорции» или в зависимости от количества имеющихся первых и вторых скрипок. Эти Concerti-grossi могут исполнять­ся как малыми, так и большими оркестрами, на что указывает традиция, идущая от Корелли. На титульной странице своих Concerti-grossi 1701 года Муффат еще пишет, что такие произведения могут играться небольшим ан­самблем, «но еще лучше, ансамблем, разделенным на два хора, что значит — один большой и один малый». Надлежит также concertino, то есть трио солистов, исполнять «только в объединении с органом»; иначе говоря, надо иметь отдельный инструмент для реализации continuo (что объясняет добав­ление цифровки Генделем в партию виолончели continuo в автографе и дру­гих источниках). Муффат упоминает также о привлечении гобоистов (ad libitum): «Действительно (... ) несколько французских гобоев (... ) могут иг­рать очень привлекательно». При определенных условиях он даже склонен поручить им, а также «хорошему фаготисту», сольные партии трио. Такие очень эластичные возможности интерпретации остались основной харак­терной особенностью формы concerto-grosso. Подобное означает, что от Корелли вплоть до времени Генделя и даже позже сохранилась не только форма, не менее живучими оказались исполнительские традиции. Concerto-grosso для нескольких поколений музыкантов означало определенный жанр инструментальной музыки и вместе с тем определенный, присущий ему спо­соб исполнения.

С этой точки зрения очень важен вопрос размещения музыкантов на сце­не. Тогдашние источники постоянно описывают хоры (точнее, инструмен­тальные группы), расположенные на довольно большом расстоянии вширь или вдоль всего помещения. Когда concertino (трио солистов) исполняется первыми пультами оркестра — что, к сожалению, случается очень часто, — значительное количество эффектов, которые в партитуре кажутся очевид­ными и которые предполагались композитором, существенно теряют свой смысл. Например, такое разделение голосов, как в трех начальных тактах первого Concerto, где во вторых половинах такта две сольные скрипки иг­рают отдельно от остальных — не имеет никакого смысла, если они играют­ся скрипками, сидящими в оркестре. Но если concertino размещено отдель­но, это воспринимается как ответ tutti (существует, в конце концов, много аналогичных вступлений). Также и поочередная игра ripieno и concertino для выполнения своих задач требует обособления в пространстве.

Во время концертов мы испытали разнообразные возможности располо­жения и пришли к выводу, что все предусмотренные композитором эффекты можно передавать лучше всего, если concertino — с отдельным инструмен­том для реализации continuo — размещается с правой стороны в глубине, то есть сбоку и вместе с тем дальше, чем ripieno.

При таком расположении, с одной стороны, диалог concertino-ripieno становится более четким, а с другой — звуковые эффекты, представленные в некоторых местах (например, в тактах 27 — 40 и соответствующих им вступлениях четвертой части Второго концерта, в четвертой части Пятого концерта), полностью проявляют себя. Кроме того, части, в которых concertino и ripieno играют вместе, приобретают особый и убедительный колорит (когда весь звуковой материал будто охватывается инструментами continuo), а благодаря тому, что высокий голос долетает не только с при­вычной левой стороны, но также и с правой, появляется интересный про­странственный эффект.

Continuo можно трактовать в каждом концерте и даже в каждой части по-разному: два клавесина (один для ripieno и один для concertino), а также — возможно — орган и одна или несколько лютен можно применять всевоз­можными способами.

Относительно деревянных духовых инструментов — известно, что Ген­дель, как и много других композиторов той эпохи, а также его предшествен­ники в Англии (такие как Генри Перселл), часто использовал гобои и фаго­ты, четко не указывая их в партитуре; это зависело прежде всего от конкретных обстоятельств и имеющихся музыкантов. Если взять Concerti I, II, V и VI, то можно применить здесь партии деревянных духовых, как и задумано Генделем. Тут видно, что гобои и фагот должны дополнять и закруглять звучания ripieno в довольно больших ансамблях, придавая блеск виртуоз­ным вступлениям благодаря точному очерчиванию начальных и заключи­тельных звуков колоратур, а также во вступлениях со сложной мелизмати­кой, делая фактуру более четкой — благодаря исполнению основного голо­са без украшений. В соответствии с этим можно также прибавить один или два гобоя и один фагот, например, в Concerti III, IV, V, VIII, IX и XII. Concerti VII и XI предназначены, вероятно, только для струнного состава.

Хотелось бы еще подчеркнуть определенную особенность барочной но­тации, на которую почти не обращают внимания и которая очень часто встре­чается у Генделя: объединение отрезков в единый длинный такт, предопре­деляющий их артикуляцию и фразировку. Такой способ записи, достаточно понятный каждому музыканту, не принимается, к сожалению, во внимание почти ни одним из современных изданий, поэтому практически невозможно определить, как сам композитор записал свое произведение. Соединение нескольких тактов в один заключается в том, что обязательный метр (напри­мер, 3/4) возникает из определения, а тактовые черточки ставятся лишь каж­дый четвертый такт, к тому же иногда и нерегулярно. Некоторые музыкове­ды полагают, что так написано исключительно ради облегчения: более удоб­но записывать вступления, содержащие очень мелкие ноты; однако я абсо­лютно убежден, что здесь речь о продуманном способе записи, который во всяком случае надлежит помещать в печатных нотах, а не ограничиваться какими-то упоминаниями в комментариях. В Concerti-grossi op. 6 семнад­цать раз встречается подобная форма записи.

Concerti-grossi op. 3 Генделя (в отличие от ор. 6) известны также под названием «гобойных концертов». Так их окрестили в XIX столетии, проти­вопоставив Concerti-grossi op. 6, которые считались «смычковыми концер­тами» и соответственно исполнялись. С того времени наше знакомство с этими произведениями и способами их исполнения изменились настолько, что те определения потеряли прежний смысл. Среди «гобойных концертов» можно найти самые разные сочетания, где почти все инструменты исполня­ют функции солистов: блокфлейты и поперечные флейты, гобои, скрипки, виолончели; в «смычковых концертах» также применяются гобои и фагот, но только для придания tutti соответствующей окраски, а также для обрете­ния более выразительных контуров.

Теперь перейдем к трио-сонатам Генделя. Эта форма по сути очень близ­ка к concerto-grosso: группа сольных инструментов в concerto-grosso или concertino состоит как у Корелли, так и у Генделя из двух скрипок (в концер­тах для духовых инструментов — из двух духовых высокой тесситуры) и continuo. Следовательно, Concerti-grossi являются расширенными, «концертирующими» трио-сонатами. Трио-соната — наиболее характерная форма барочной камерной музыки, ее буйный расцвет приходится на период между началом XVII и серединой XVIII века. Очень интересно проследить ее воз­никновение и эволюцию, а также пронаблюдать исторические, музыкаль­ные духовные перемены на примере именно этой маленькой формы.

Вполне самостоятельная инструментальная музыка развилась ранее — в XVI веке. Ее формы почерпнуты из итальянского мадригала и французского шансона, а также — очевидно — из народной танцевальной музыки и в дальнейшем развиты в соответствии с типичными фигурами существующих тогда инструментов. Те инструментальные канцоны (называемые еще «фан­тазиями») писались многоголосыми — имели от трех до пяти равнозначных голосов, которые проводились имитационно. Когда около 1600 года начал доминировать солист, одиночный музыкант (в противоположность инстру­ментальным и вокальным ансамблям предшествующих веков), стиль много­голосной инструментальной музыки также изменился. Крайние голоса, со­прано и бас приобрели большую значимость, а функция средних голосов постепенно сводилась к заполнению и аккомпанементу. Правда, число го­лосов очень часто возрастало до шести, но это мнимое увеличение, посколь­ку являлось тем же пятиголосием с удвоенным сопрановым голосом. Эти два верхних голоса были опять таки равноправными, но имели совершенно новую, истинно барочную функцию: должны были «концертировать», диа­логизировать между собой и внутри себя.

В период барокко музыку понимали как «язык звуков», солист выстраи­вал свое «повествование» в соответствии с правилами риторики. Наиболее интересной формой беседы является, конечно, диалог, разговор, диспут, что и было, собственно, главной причиной появления в барочной музыке двух и более солистов. Если из уже упоминавшегося шестиголосного изложения с двумя верхними солирующими голосами (что так обычно для Браде, Шайд­та, Монтеверди) изъять средние голоса, исполняющие все же функцию continuo, и оставить двум сольным голосам лишь один басовый голос, то получится трио-соната; таким образом выстраивались первые трио. Пер­вые настоящие трио-сонаты находятся в сборниках балетных интермедий и канцон из первых десятилетий XVII века.

Очень рано появляются две радикально различные формы: сюита танцев (позже sonata da camera), происходящая из балета, и simfonia или sonata (sonata da chiesa), происходящая от инструментальной канцоны. Около 1700 года эти две формы снова смешиваются, к сонате da camera прибавляется вступление — что характерно для церковной сонаты, а к сонате da chiesa иногда добавлялся менуэт или жига. (Дальнейшая эволюция приводит уже непосредственно к форме классической сонаты. ) Трио-соната тесно связана со скрипками. Все итальянские скрипачи XVII столетия (они же композито­ры) — такие как Марини, Уччелини, Пезенти, Каццати, Легренци, Корелли, Вивальди, — писали трио-сонаты, прежде всего для двух скрипок и basso continuo (клавесин с виолончелью, которая вела линию баса). В других стра­нах, естественно, тоже сочиняли трио-сонаты, или наследуя итальянские образцы (подвергая их аналогичной эволюции), или добавляя новые стили­стические элементы, примерами чего могли быть Pieces en trio Марена Маре или Trio Куперена. Во французских произведениях этого типа итальянский стиль встречается с совершенно иной традицией. Главный элемент в них — не диалог. Наоборот, два верхних голоса совместно «повествуют» одним и тем же, крайне изысканным и выразительным языком. Французские компо­зиторы не уделяли такого же внимания скрипкам, как их итальянские колле­ги, и часто в своих трио использовали духовые инструменты — флейты и гобои, а также виолы да гамба. Немецкие композиторы XVIII столетия были прежде всего мастерами «смешанного стиля», который соединял ита­льянские и французские черты. Более всего это касается трио-сонат Баха, Телемана и Генделя, возникающую стилистическую неоднозначность кото­рых компенсирует индивидуальный стиль композиторов. Несмотря на раз­личия в принадлежности к особым формам церковного или светского стиля, на особенности средств выразительности итальянских и французских музы­кантов или, наконец, на использование различных инструментов, трио-со­наты этого позднего периода объединены общими чертами, характеризую­щими этот жанр на протяжении его длинного и буйного развития.